Alberta Logonouveau LearnAlberta

Beaux-artsArts visuels

Réduire tout

Les arts visuels permettent aux élèves de s’exprimer de manière créative, à mesure qu’ils grandissent dans leur capacité d’explorer, d’imaginer et de représenter leur compréhension du monde par le biais d’œuvres d’art. La connaissance fondamentale et la compréhension des éléments et des principes de l’art aident les élèves à développer leurs connaissances et leurs compétences en matière d’arts visuels. Grâce aux processus créatifs, les élèves apprennent que la pratique individuelle et collective des arts visuels favorise une expression artistique significative. La création et la présentation d’œuvres d’art permettent aux élèves d’exprimer des idées, des sentiments et des expériences en utilisant le vocabulaire, les compétences, les médias et les méthodes artistiques. Apprécier et interpréter les œuvres d’art, et y réagir, préparent les élèves à comprendre et à apprécier les œuvres d’art durables historiques, culturelles et contemporaines, et les artistes.
Lire la suite
Réduire tout
Préc
Réduire tout
 
6e année
Suivant
Idée organisatrice
Éléments et principes fondamentaux : En arts visuels, la littératie est développée par la connaissance et l’application des éléments et principes fondamentaux.
Question directrice
Comment l’organisation peut-elle contribuer aux œuvres d’art?
Résultat d’apprentissage
Les élèves étudient l’organisation en tant que composante structurelle au sein d’une œuvre d’art.
Connaissances
Lorsque l’on travaille avec différents médias dans la discipline des arts visuels, des considérations relatives à l’organisation des éléments de l’art peuvent être nécessaires.

L’organisation des éléments de l’art peut comprendre :
  • la ligne : ligne implicite et poids de la ligne; valeur, direction, contour et caractéristiques physiques de la ligne
  • la forme : proportion, géométrique, organique, positive, négative, statique, dynamique, caractéristiques physiques, de base, complexe
  • la couleur : tertiaire, analogue, monochromatique, complémentaire, primaire, secondaire, chaude et froide, intensité, gradation, teintes et nuances, accents de couleur, transparente et opaque
  • la texture : texture réelle et simulée
  • l’espace : point focal, illusions, symétrie, perspective
  • la valeur : l’ombrage pour suggérer la forme ou la masse, la gradation ou la couleur.
Les médias dans l’art peuvent comprendre des objets et des matériaux trouvés dans le milieu environnant.
Compréhension
L’organisation est l’interaction entre les éléments de l’art.
Habiletés et procédures
Explorer comment les éléments de l’art peuvent être utilisés et organisés au sein de divers médias.

Explorer les effets que les éléments de l’art peuvent avoir les uns sur les autres lorsqu’ils sont combinés dans des œuvres d’art.

Ajuster la valeur pour suggérer un effet de lumière ou d’ombre.
Connaissances
Les couleurs chaudes sur un cercle chromatique apparaissent en face des couleurs froides.

Les couleurs tertiaires sont créées lorsqu’une couleur primaire est mélangée en proportions égales à une couleur secondaire adjacente.

Les couleurs analogues créent un agencement de couleurs qui peut apporter de l’harmonie et de l’équilibre aux œuvres d’art, comme on le voit dans :
  • William Trost Richards, Newport Coast, 1902
  • Yisa Akinbolaji, Wisdom Thread, s.d.
Les couleurs analogues peuvent être déterminées en choisissant n’importe quelle couleur sur le cercle chromatique et en ajoutant une couleur directement à droite et à gauche de la couleur choisie, par exemple :
  • le rouge-orange, l’orange et le rouge
  • le jaune-vert, le vert et le jaune
  • le bleu-violet, le violet et bleu
  • le rouge-violet, le rouge et le violet.
Compréhension
L’organisation des relations de couleur est illustrée sur un cercle chromatique.

L’organisation d’un cercle chromatique peut varier et peut indiquer la valeur et l’intensité de la couleur.

Le cercle chromatique peut être un outil de planification pour la création d’une palette de couleurs.
Habiletés et procédures
Utiliser le cercle chromatique pour planifier et créer des œuvres d’art.

Faire la distinction entre les couleurs chaudes et froides sur un cercle chromatique.

Explorer et appliquer les combinaisons de couleurs utilisées pour créer des couleurs tertiaires.

Déterminer et utiliser des agencements de couleurs analogues dans les œuvres d’art.
Connaissances
L’organisation spatiale peut s’appliquer à la ligne, la forme, l’espace, la couleur et la valeur.

L’organisation spatiale de la ligne peut comprendre :
  • la perspective atmosphérique
  • la perspective linéaire et la perspective linéaire avec un ou deux points de fuite pour créer une illusion d’espace dans des œuvres d’art en deux dimensions
  • les lignes d’horizon
  • le point de vue, y compris la vue à vol d’oiseau et les gros plans.
L’organisation spatiale de la forme peut comprendre :
  • le chevauchement de formes
  • le placement de formes près des lignes d’horizon pour donner une illusion de profondeur
  • l’ajustement de la taille des formes.
L’organisation concernant l’espace peut comprendre :
  • l’espace positif, l’espace négatif, et la proportion
  • la profondeur et la dimension
  • l’espace pictural, y compris l’avant-plan, le deuxième plan et l’arrière-plan
  • l’espace réel (ouvert ou fermé) dans les objets en trois dimensions ou l’environnement.
L’organisation spatiale de la couleur peut comprendre :
  • des couleurs froides et ternes qui donnent l’illusion d’objets lointains
  • des couleurs chaudes et vives qui donnent l’illusion d’objets plus proches.
L’organisation spatiale de la valeur peut comprendre :
  • l’ombre et la lumière
  • des gradations en tons clairs, foncés et moyens.
L’utilisation de l’espace pour créer des illusions et des points focaux peut être vue dans Thomas Cole, The Oxbow (ou Vue depuis le mont Holyoke, Northampton, Massachusetts, après un orage), v. 1836.

Les techniques pour créer des illusions d’espace dans les œuvres d’art comprennent :
  • le placement d’un objet dans le plan pictural
  • le chevauchement des formes
  • la variation de la taille des formes
  • l’ajustement de la valeur et de la couleur.
Compréhension
L’organisation spatiale occupe, déclenche ou suggère l’espace au sein d’une œuvre d’art.
Habiletés et procédures
Utiliser le vocabulaire des arts visuels pour discuter de la manière dont l’organisation spatiale est réalisée dans les œuvres d’art.

Explorer comment l’utilisation de l’espace dans les œuvres d’art peut créer des illusions.

Créer des œuvres d’art qui impliquent des espaces au-delà des bords du plan pictural.

Explorer les techniques permettant de déclencher ou de suggérer l’espace dans les œuvres d’art.

Examiner comment l’organisation spatiale contribue à la perspective dans les œuvres d’art.
Connaissances
Les choix artistiques peuvent comprendre :
  • la communication d’une signification symbolique ou littérale
  • le choix des médias, des outils, des techniques et des matériaux
  • le sujet à représenter
  • l’utilisation des éléments de l’art et des principes de composition.
Il existe une infinité de façons d’organiser les éléments de l’art.

Les choix artistiques peuvent révéler le style d’un artiste, comme on le voit dans Bill Reid, L’esprit de Haida Gwaii, v. 1986-1991.
Compréhension
Le choix artistique peut influencer l’organisation des œuvres d’art.
Habiletés et procédures
Explorer différentes façons dont les œuvres d’art peuvent être organisées pour communiquer un sens ou un style et en discuter.

Faire des choix artistiques dans la création d’œuvres d’art.
Connaissances
L’unité est quand toutes les parties de la composition travaillent en harmonie pour créer un sentiment d’intégralité, comme on le voit dans :
  • Brian Jungen, Vienne, 2003
  • Prudence Heward, Au Théâtre, 1928.
L’équilibre est un principe de composition qui peut renforcer l’unité en utilisant :
  • la régularité et le motif récurrent
  • l’équilibre symétrique, asymétrique et radial
  • les valeurs de couleur et la couleur opaque et transparente
  • le placement des formes.
L’équilibre radial peut créer un point focal fort et une illusion de mouvement et de profondeur, comme on le voit dans Alex Janvier, Étoile du matin, 1993.

Les principes de composition peuvent clarifier l’organisation des éléments de l’art, comme on le voit dans :
  • Frida Kahlo, Autoportrait au collier d’épines et colibri, 1940
  • Edvard Munch, Le Cri, 1893.
Compréhension
L’organisation repose sur les principes de composition pour promouvoir l’unité des œuvres d’art.
Habiletés et procédures
Discuter de la relation entre l’équilibre et l’unité dans les œuvres d’art.

Utiliser le vocabulaire des arts visuels pour discuter de la façon dont les artistes utilisent l’équilibre pour créer un point focal dans les œuvres d’art.

Utiliser les principes de composition comme moyen d’organiser les idées artistiques.
Idée organisatrice
Créer et présenter : Les idées peuvent être représentées par des œuvres d’art qui s’appuient sur les connaissances fondamentales des arts visuels.
Question directrice
Comment l’intention artistique peut-elle renforcer la communication des idées dans les arts visuels?
Résultat d’apprentissage
Les élèves expriment leur intention comme faisant partie intégrante de l’expression artistique dans les arts visuels.
Connaissances
L’intention peut être liée au média utilisé par un artiste.

Un artiste peut communiquer son intention dans des œuvres d’art en :
  • donnant un titre aux œuvres d’art
  • créant des descriptions pour l’art
  • parlant de l’art.
L’intention peut être claire lorsqu’un plan de création artistique est établi, y compris l’utilisation :
  • du cercle chromatique
  • d’une palette de couleurs
  • d’un viseur
  • de la recherche
  • d’une grille permettant de diviser la surface de travail en rapports égaux pour déterminer les proportions.
L’organisation spatiale peut clarifier l’intention des œuvres d’art lorsque la ligne, la forme, l’espace, la couleur et la valeur sont utilisés.

L’organisation peut comprendre l’équilibre des formes positives par rapport à l’espace négatif.

La manière dont les œuvres d’art sont exposées peut soit détourner l’attention de l’intention de l’artiste, soit contribuer à la mettre en évidence.

Les œuvres d’art peuvent être interprétées d’une manière qui diffère de ce que l’artiste avait prévu.
Compréhension
L’intention devient évidente pour l’artiste et le public lorsque les œuvres d’art ont une structure et une organisation.
Habiletés et procédures
Créer un plan pour faire de l’art.

Explorer les différentes façons dont les œuvres d’art peuvent être diffusées ou exposées.

Intégrer les principes de composition pour clarifier l’intention.

Évaluer l’efficacité des médias utilisés pour transmettre l’intention artistique.

Créer un titre et une description pour les œuvres d’art.
Connaissances
Les œuvres d’art peuvent être créées pour communiquer intentionnellement un sujet ou un thème.

Un artiste peut intentionnellement combiner, modifier ou omettre certains éléments de l’art pour créer un effet, y compris :
  • des illusions de mouvement, de profondeur, de distance et de masse
  • l’émotion ou l’ambiance
  • les représentations symboliques
  • la perspective.
La technique de médias mixtes comprend la combinaison intentionnelle de divers matériaux et médias dans des œuvres d’art, comme on le voit dans Jane Ash Poitras, La prière unit mon peuple, 2000.

Des couleurs analogues peuvent être utilisées intentionnellement pour harmoniser les couleurs d’une composition.

Les mouvements artistiques au cours de l’histoire ont mis en vedette des artistes connus pour leur style artistique ou leur utilisation intentionnelle des médias et peuvent comprendre :
  • Andy Warhol, pop art
  • Banksy, un artiste de rue anonyme basé en Angleterre
  • Diego Rivera, qui a créé le mouvement des peintures murales dans l’art mexicain et international
  • Frida Kahlo, une peintre mexicaine connue pour ses autoportraits
  • Jack Kirby, un artiste de la bande dessinée
  • Pablo Picasso, un peintre, un sculpteur, un graveur et un céramiste espagnol connu pour le mouvement cubiste.
L’appréciation des œuvres d’art peut comprendre
  • citer le travail d’autres artistes lorsqu’ils s’inspirent de leurs idées
  • demander l’autorisation de reproduire le travail d’autres artistes.
Compréhension
L’intention fait référence à ce qu’un artiste veut exprimer.

L’intention peut être liée à la création, l’expression ou l’appréciation intentionnelle d’œuvres d’art.

Les artistes peuvent créer intentionnellement des œuvres d’art réalistes, symboliques ou abstraites.
Habiletés et procédures
Faire des choix artistiques intentionnels pour créer un effet désiré dans les œuvres d’art.

Créer des œuvres d’art en deux ou en trois dimensions dans le style d’un artiste ou d’un mouvement artistique particulier.

Donner le crédit à d’autres artistes lorsqu’ils utilisent leurs idées comme source d’inspiration.

Déterminer quels sont les outils, les médias ou les techniques nécessaires pour atteindre l’intention artistique dans les œuvres d’art.

Créer des œuvres d’art qui reflètent intentionnellement des représentations réalistes, symboliques ou abstraites.

Créer des œuvres d’art dans le but de communiquer un sujet ou un thème.
Connaissances
La pratique intentionnelle d’habiletés et de techniques artistiques peut améliorer l’expression artistique.

L’art visuel peut être créé intentionnellement pour le plaisir, l’expression créative, ou comme moyen d’explorer de nouvelles techniques, habiletés ou médias.

La communication de l’intention artistique peut mener à la prise de risques créatifs et l’utilisation de processus créatifs.
Compréhension
L’intention d’un artiste peut mettre l’accent sur le processus plutôt que sur le produit.

Certaines œuvres d’art peuvent ne pas avoir une intention évidente qui peut être interprétée.

La croissance en tant qu’artiste peut se produire lors d’un engagement envers le processus créatif de manière nouvelle et significative.
Habiletés et procédures
Pratiquer des habiletés, des techniques et des méthodes de création artistique comme moyen de renforcer l’expression artistique.

Créer de l’art pour le plaisir.

Prendre des risques créatifs pour relever les défis de conception.

Décrire comment la rétroaction a été intégrée pour clarifier ou renforcer l’intention artistique.

Réfléchir aux forces et aux domaines de croissance en tant qu’artiste.
Idée organisatrice
Appréciation : La reconnaissance de la beauté, de la bonté et de la vérité à travers les arts visuels peut être développée en comprenant la complexité et de la richesse des grandes œuvres d’art, les artistes qui les créent, et les contextes historiques et culturels dont elles sont issues.
Question directrice
Comment l’évolution de la société a-t-elle influencé la manière dont les arts visuels ont été appréciés pendant les Lumières, la Révolution française, et tout au long de l’histoire des États-Unis d’Amérique?
Résultat d’apprentissage
Les élèves établissent un lien entre le changement et les évènements historiques et apprécient les pratiques des arts visuels.
Connaissances
L’appréciation des œuvres d’art peut éclairer les décisions futures concernant la participation en tant qu’artiste et en tant que spectateur de l’art.

L’appréciation peut façonner l’art personnel, la curiosité et l’engagement dans les arts visuels.

La culture populaire (pop) a évolué à partir de traditions artistiques et est appréciée comme une forme d’expression du peuple pour le peuple.

La culture visuelle est un sujet ou un thème qui comprend des façons de voir et de représenter visuellement le monde, y compris l’animation, les médias numériques et la publicité.
Compréhension
L’appréciation des arts visuels peut changer grâce à une réflexion active et à l’expérience des œuvres d’art.

Habiletés et procédures
Créer des œuvres d’art qui reflètent la culture visuelle et populaire.

Utiliser le vocabulaire des arts visuels pour réagir à des œuvres d’art ou communiquer des opinions à leur sujet.
Connaissances
Les Lumières ont rejeté le mouvement artistique précédent, le Rococo, qui était élaboré et extravagant comme on le voit avec le château de Versailles, en France.

Le mouvement rococo a été rejeté parce qu’il présentait des œuvres d’art qui ne reflétaient pas le mode de vie des gens ordinaires.

Le mouvement artistique néoclassique qui a émergé pendant les Lumières mettait en avant les idées de liberté, de démocratie et de raison.

Les œuvres d’art de cette époque ont également été fortement influencées par la découverte de Pompéi, qui a ravivé l’intérêt pour l’art et l’architecture de la Grèce antique et de la Rome antique.

L’art néoclassique mettait l’accent sur le réalisme par l’utilisation de la symétrie et de compositions soigneusement organisées, comme on le voit dans Jacques-Louis David, Le Serment des Horaces, v. 1784.

Le néoclassicisme reflétait la culture des gens ordinaires pendant la Révolution française, car il embrassait les idéaux de liberté et d’égalité.

Compréhension
La façon dont les arts visuels sont compris et appréciés a changé au cours de l’histoire.

Habiletés et procédures
Voir les œuvres d’art des Lumières et de la Révolution française comme une source d’inspiration pour parler et créer de l’art.


Connaissances
Avant la colonisation des États Unis d’Amérique, les peuples autochtones avaient des traditions riches et historiques d’arts visuels qui continuent d’être célébrées aujourd’hui.

Avec la colonisation des États-Unis d’Amérique, les gens ont apporté une tradition artistique et artisanale large et variée, qui est devenue connue sous le nom d’art populaire.

La Révolution américaine était basée sur les idéaux des Lumières, et le style néoclassique se reflétait dans l’architecture des États-Unis à cette époque, comme on le voit avec la Maison-Blanche, à Washington, D.C.

Les œuvres d’art et les artistes américains sont célèbres pour leur contribution à la culture visuelle et à l’art moderne, et peuvent comprendre :
  • Andy Warhol, pop art
  • Jackson Pollock, expressionnisme abstrait
  • Jacob Lawrence, Renaissance de Harlem
  • Mark Rothko, peinture en couleur sur le terrain.
La Renaissance de Harlem (1917-1930) a été un mouvement artistique et culturel très riche aux États-Unis d’Amérique.

Pendant la Renaissance de Harlem, les artistes Noirs ont été libres d’exprimer leur vie et leur identité noire pour la première fois dans l’histoire américaine, comme on le voit dans :
  • Aaron Douglas, The Judgement Day, 1939
  • James Lesesne Wells, Looking Upward, 1928.
Compréhension
Les traditions des arts visuels existaient avant la colonisation des États-Unis d’Amérique et ont évolué au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux arrivants sur le territoire.
Habiletés et procédures
Discuter de la façon dont l’évolution de l’art aux États-Unis d’Amérique a été le reflet de la culture et des évènements historiques.

Créer des œuvres d’art dans le style d’un artiste américain.